一直以来都想写篇关于音乐与设计关系的文章,免去每次和别人大篇幅讲述应用音乐原理去把控设计的时间。
常有朋友问我,怎么样搭配色彩才好看,怎样培养色彩感?我没有系统学习过色彩学,但对色彩的把握有自己的一套,这要从我的第一份工作说起。
我的第一份工作是做策划,平时工作比较闲,便下些Photoshop教程自己学学,刚开始也是摸不着思绪,也不知道图层是作什么用的,突然灵感一现,这图层不就是乐队中的鼓、BASS、吉他、键盘吗?每样乐器都是单独的个体,协调好每样乐器,就能奏出悦耳的音乐,反之则为噪音。Photoshop中的图层不也一样么?每个图层都可以单独的调节透明度、色相、色彩等属性,整个画面就是一个乐队排练房,仔细调节每样乐器属性,以奏出完美的音乐。就这样,入门 photoshop。
先说说音乐中的色彩吧。《布拉格广场》中间奏部分,有好几段音乐都能让你联想到不同国家的画面和色彩。《上海滩》前奏音乐一起,你马上会想到就上海的画面,这音乐和色彩之间有什么关系呢?
同一个色彩,有不同的冷暖关系。
懂得音乐的人都知道在乐器上找不到一个固定的音,音符“Do” 随调式改变着位置,不同的调式传达出不同的感情,适合着不同的乐器与人声。这与我们运用色彩的道理是一样的,整幅画面的基调与情绪是通过画面色彩的冷暖传达出的。但从小我们头脑中的色彩冷暖关系就是固定的。红色偏暖,蓝色偏冷。其实这是一个错误的概念。如同音符一样,颜色随周围环境的变化转换着调性(冷暖关系)。明白这一道理,蓝色也可以被我们渲染成暖洋洋的样子。
和弦与旋律概念在平面设计中的应用。
玩音乐的朋友都懂得另一个道理,无所谓哪一个音好听与难听,音符一定要放到一起去,才能叫音乐,否则“Do” “Do” “Do”一直按下去一定是噪音,“Do” “MI” “So” 放在一起就变成了和弦“C”。这好比颜色中红蓝白的搭配一样,永远和谐。和弦可以继续往里添加新的音符,比如加个“Si”这个和弦马上变了情绪,变成了一个7和弦。如果把“Mi”换成降“Mi”就更是大相径庭地跑到蓝调里去了,就好像在红蓝白的组合中,配上紫色或桔色给人的视觉感受是截然不同的。和弦一直可以添加音符进去,成为9和弦,13和弦……在色彩上就好比我们常说的高级灰。
颜色分组使用。
明白这个道理后,我们就会更直接地理解颜色是应该分组使用的。这些组合的基础应该向和弦C、D、E、F…一样,有一个最原始的搭配,设计师想不断变化,就在这些组合里求变吧。你一定要把没关系的颜色放在一起,就象”发“和”希’谁也不挨着谁,两者之间没关系,你的画面一定平淡;如果你一定要把敌对的颜色放在一起,准会难看。运用和弦的道理去理解色彩,你会立刻跳出色彩贫乏的误区,发现眼前可用的颜色太多也太美了。合理搭配的色彩组合把画面的视觉空间不断拉伸,让画面不仅绚丽而且厚实,这就是色彩和弦的作用。大家如果需要有关方面的色彩搭配资料,可以上我的 www.cabbageman.cn 上下载调研手册,每份调研手册都有一份色彩组合表。
设计中的画面主旋律。
但仅仅有了和弦就能成为音乐吗?不对,音乐还需要旋律,没有旋律的音乐不好听。那么,平面作品的旋律是什么呢,它是我们眼睛观看一幅作品的过程。一幅招贴也罢,一本宣传册也罢,都存在着一个先看到什么,再看到什么,最需要人们看到什么,记住什么,回味什么的问题。这些逻辑就构成了平面作品的旋律,让观众的眼睛什么时候紧张,什么时候休息,最后停留在哪个地方,这是我们最需要动脑子考虑的问题。设计中的画面主旋律也就是设计策划稿,这是设计中我们最初也最需要斟酌的地方,这决定着整个设计的价值。
设计中的画面节奏 。
光有色彩还不行,色彩的使用与音乐中的节奏一样,需要比例,平面作品一定需要一种节奏的控制,控制节奏的元素有很多,它们中常用的就是颜色、图片与文字排列,也就是主基调。
设计中的基调。
歌曲有大调小调之分,大调明朗开阔,小调忧伤黯然,我们乐队排练一首歌曲的时常常会说这是E大调的歌曲,那么调性就明确下来了,无论怎么走都是在这个调内。设计中也需要定一个基调,也就是我们总设计师所设计的框架和规范,设计师们围绕这这套框架和规范进行创作,掌握了基调,那么这作品一定会非常统一,非常和谐,偶尔的几个出彩的音会让整个设计亮起来。
希望各位设计师们多学学音乐,用音乐的理论解析色彩真是简单直白。
如果有什么不对的地方,敬请提出。
发表回复